SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
Télécharger pour lire hors ligne
O GRANDE DESPERTAR da arte para a liberdade ocorrera nos cem anos entre 520 e 420 a.C.
aproximadamente. Em fins do século V, os artistas tinham-se tornado plenamente cônscios de seu
poder e mestria, e o mesmo acontecia com o público. Embora os artistas ainda fossem olhados como
artífices e. talvez, desprezados pelos esnobes, um número crescente de pessoas começou a se
interessar pelo trabalho deles como obras de arte e não apenas por suas funções religiosas ou políticas.
As pessoas comparavam os méritos das várias "escolas" de arte; quer dizer, dos vários métodos, estilos e
tradições que distinguiam os mestres em diferentes cidades. Não há dúvida de que a comparação e a
competição entre essas escolas estimularam o artista para esforços ainda maiores, e ajudaram a
criar aquela variedade que admiramos na arte grega. Em arquitetura, vários estilos começaram a ser
usados lado a lado. O Partenon fora construído no estilo dórico (fig. 45), mas, nos edifícios
subseqüentes da Acrópole, foram introduzidas as formas do chamado estilo jônico. O principio
desses templos é o mesmo dos dóricos, mas, em seu todo, a aparência e o caráter são diferentes. O
edifício que o mostra com o máximo de perfeição é o templo chamado Erecteion (fig. 59). As
colunas do templo jônico são muito menos robustas e fortes. São como hastes mais esguias e o
capitel ou remate da coluna deixou de ser uma simples almofada sem ornatos para se tornar ricamente
decorada com volutas laterais, as quais parecem também expressar a função da parte que suporta
a viga transversal em que o telhado assenta. A impressão global desses edifícios, com seus detalhes
finalmente lavrados, é de infinita graciosidade e leveza.
      O mesmo caráter de graciosidade e leveza marca também a escultura e pintura desse período, que
começa com a geração seguinte à de Fídias. Atenas, durante este período, esteve envolvida numa
cruenta guerra com Esparta, a qual pôs fim à sua prosperidade — e à da Grécia. Em 408 a.C durante
um breve interregno de paz, foi erigido na Acrópole um pequeno templo consagrado a deusa da
vitória, e suas esculturas e ornamentos mostram a mudança de gosto, na direção da delicadeza e do
refinamento, que também se reflete no estilo jônico. As figuras foram deplorável mente mutiladas, mas
eu gostaria, não obstante, de ilustrar uma delas (fig. 60), a fim de mostrar como ainda é bela essa
figura destroçada, mesmo sem cabeça nem mãos. E a figura de uma jovem, uma das deusas da
vitória, inclinando-se para atar uma sandália que se lhe desprendeu enquanto caminhava. Com que
supremo encanto essa parada súbita é retratada, e com que suavidade e opulência a túnica diáfana
cai sobre o belo corpo! Podemos ver nessas obras que o artista poderá fazer tudo o que quiser. Já
não tinha qualquer dificuldade em representar o movimento, a perspectiva ou o escorço. Sua própria
desenvoltura e virtuosismo talvez o tornassem um pouco presunçoso, consciente de sua própria
mestria. O artista do friso do Partenon (fig. 54, p. 60) não parecia pensar excessivamente acerca de
sua arte ou do que estava fazendo. Sabia que a sua tarefa era representar um desfile e esforçou-se por
representá-lo tão claramente quanto pudesse. Dificilmente estaria cônscio do falo de que era um
grande mestre, sobre quem velhos e jovens, indistintamente, ainda estariam falando milhares de anos
depois. O friso do templo da Vitória mostra-nos, talvez, o início de uma mudança de atitude. Esse
artista estava orgulhoso de seu imenso poder, do que era perfeitamente justo que estivesse. E assim,
gradualmente, durante o século IV, o enfoque da arte sofreu uma mudança. As estátuas de deuses de
Fídias tinham ficado famosas em toda a Grécia como representações dos deuses. As estátuas dos
grandes templos do século IV granjearam sua reputação mais em virtude de sua beleza como obras
de arte. Os gregos educados discutiam agora pinturas e estátuas como discutiam poemas e teatro;
elogiavam sua beleza ou criticavam sua forma e concepção.
      O maior artista desse século, Praxiteles, era, sobretudo célebre pelo encanto de sua obra, a
doçura e caráter insinuante de suas criações. Sua mais renomada obra, cujo louvor foi cantado em
muitos poemas, representava a deusa do Amor, a jovem Afrodite, entrando no banho. Pensa-se
que uma
obra descoberta em Olímpia no século XIX é um original saído de suas mãos (figs. 61-2). Mas não
podemos estar certos disso. Pode ser apenas uma cópia fiel em mármore, baseada numa estátua de
bronze. Representa o deus Hermes segurando o jovem Dioniso nos braços e brincando com ele. Se
olharmos de novo a fig. 47 (p. 49), veremos que enorme distância a arte grega percorreu em duzentos
anos. Na obra de Praxíteles, todos os vestígios de rigidez desapareceram. O deus apresenta-se-nos
numa postura solta e descontraída que não prejudica a sua dignidade. Mas, se meditarmos um pouco
acerca do modo como Praxíteles obteve esse efeito, começaremos a dar-nos conta de que nem então
fora esquecida a lição da arte antiga. Praxíteles
também se preocupa em mostrar-nos as articulações mais importantes do corpo, para nos fazer
entender seu funcionamento o mais claramente possível. Mas pode agora fazer tudo isso sem manter
sua estátua rígida e inanimada. Pode mostrar os músculos e ossos que se distendem e se movem sob a
pele macia, e dar a impressão de um corpo pleno de vitalidade, em toda a sua graça e beleza.
Entretanto, é necessário entender que Praxíteles e os outros artistas gregos atingiram essa beleza
através do conhecimento. Não existe corpo humano que seja tão simétrico, bem formado e belo
quanto os das estátuas gregas. As pessoas pensam freqüentemente que o método empregado pelos
artistas consistia em observarem muitos corpos e deixarem de fora qualquer característica de que não
gostavam; que começavam por copiar meticulosamente a aparência de um homem real e depois o
embelezavam, omitindo quaisquer irregularidades ou traços que não se harmonizassem com a idéia de
um corpo perfeito. Dizem que os artistas gregos "idealizaram" a natureza, e pensam nisso em termos
de um fotógrafo que retoca um retrato eliminando pequenos defeitos. Mas uma fotografia retocada e
uma estátua idealizada carecem usualmente de caráter e vigor. Tanta coisa fica de fora e é eliminada
que pouco resta a não ser um pálido e insípido espectro do modelo. Na verdade, o enfoque grego era
exatamente o oposto. Durante todos esses séculos, os artistas que vimos discutindo estavam
empenhados em insuflar cada vez mais vida nos corpulentos e sanhudos modelos antigos. No tempo de
Praxíteles, esse método produziu seus frutos mais sazonados. Os velhos tipos começaram a se mover e a
respirar sob as mãos do hábil escultor, e erguem-se diante de nós como verdadeiros seres humanos; mas,
ao mesmo tempo, como seres de um mundo diferente e melhor. São, de fato, seres de um mundo
diferente, não porque os gregos fossem mais sadios ou mais belos do que
63. (esquerda) Apoio do Belveder.Cópia romana em mármore (as mãos são modernas), segundo uma est       átua grega
datando provavelmente de 350 a.C. Vaticano. Museu
     64. (direita) A Vênus de Milo. Estátua grega do s culo I a.C. Provavelmenteimitação de uma obra do s
                                                     é                                                  éculo IV. Paris.
Louvre

outros homens — não existe razão alguma para pensar que fossem — mas porque a arte, nesse
momento, atingira um ponto em que o típico e o individual eram colocados em um novo e delicado
equilíbrio.
     Muitas das mais famosas obras da arte clássica que foram admiradas em épocas mais recentes
como representativas dos mais perfeitos tipos de seres humanos são cópias ou variantes de estátuas
criadas nesse período, meados do século IV a.C. O Apoio do Belveder (fig. 63) mostra o modelo
ideal do corpo de um homem. Quando o temos diante dos olhos, em sua impressionante pose,
segurando o arco no braço estendido e a cabeça de lado, como se estivesse seguindo com a vista a
trajetória da flecha, não temos dificuldade em reconhecer o tênue eco do antigo esquema em que a
cada parte do corpo era dado o seu plano visual mais característico. Entre as famosas estátuas
clássicas de Vênus, a Vênus de Milo (assim chamada por ter sido encontrada na ilha de Meios) talvez
seja a mais conhecida (fig. 64). Pertenceu provavelmente a um grupo de Vênus e Cupido que foi
realizado num período algo mais recente, mas que usou as inovações e os métodos de Praxíteles.
Também foi idealizada para ser vista de lado (Vênus estendia os braços para Cupido) e podemos uma
vez mais admirar a clareza e simplicidade com que o artista modelou o belo corpo, o modo como
marcou suas principais divisões, sem jamais se tornar desarmonioso ou vago.
     É claro, esse método de criar beleza através da realização de uma figura geral e esquemática que se
vai tornando cada vez mais real até a superfície do mármore parecer animada de vida e respirar tem
um inconveniente. Era possível criar tipos humanos convincentes por esse meio — mas tal método
levaria alguma vez à representação de seres humanos individuais e reais? Por estranho que tal nos
pareça, a idéia de um retrato, na acepção em que usamos hoje a palavra, só viria a ocorrer aos
gregos já em fins do século IV. É certo haver noticia de retratos feitos em épocas anteriores (fig. 52,
p. 57), mas essas estátuas não eram provavelmente representações muito fiéis. O retrato de um
general pouco mais era do que a imagem de qualquer soldado de boa aparência, com um elmo e um
bastão. O artista nunca reproduzia o formato do nariz, as rugas da testa ou a expressão individual
do retratado. É um fato estranho, que ainda não examinamos, terem os artistas gregos, nas obras que
vimos, evitado dar às cabeças uma expressão particular. Isso é realmente mais surpreendente do que
parece à primeira vista, pois é quase impossível rabiscarmos qualquer rosto simples numa folha de
rascunhos sem lhe incutir alguma expressão marcada (usualmente uma expressão divertida). As
cabeças de estátuas ou pinturas gregas do século V é claro, não são inexpressivas no sentido de
parecerem opacas ou vazias, mas suas feições nunca parecem expressar qualquer emoção forte. Era o
corpo e seus movimentos que esses mestres usavam para expressar o que Sócrates chamou "a atividade
da alma" (fig. 56, pp. 61-2), porquanto pressentiam que o jogo fisionômico iria distorcer e destruir a
simples regularidade da cabeça.
      Na geração que se seguiu a Praxíteles, em fins do século IV, essa limitação foi gradualmente
desfeita e os artistas descobriram meios de animar as feições sem lhes destruir a beleza. Mais do que
isso; aprenderam como captar a atividade da alma de um indivíduo, o caráter particular de uma
fisionomia, e começaram a fazer retratos em nossa acepção da palavra. Foi na época de Alexandre que
as pessoas começaram a discutir essa nova arte do retrato. Um autor desse período, caricaturando
os hábitos irritantes de aduladores e subservientes, menciona que eles sempre explodem em sonoros
elogios à impressionante parecença dos retratos de seus patronos e benfeitores. O próprio Alexandre
preferia ser retratado por seu escultor palaciano, Lisipo, o mais célebre artista da época, cuja
fidelidade ao natural espantava os seus contemporâneos. Pensa-se que o seu retrato de Alexandre está
refletido numa cópia livre (fig. 65), a qual nos mostra até que ponto a arte tinha mudado desde o
tempo do auriga délfico, ou mesmo desde o tempo de Praxíteles, que era apenas uma geração mais
velho do que Lisipo. É claro, o problema com todos os retratos antigos é que não podemos realmente
nos pronunciar sobre a sua parecença — muito menos, de fato, do que o adulador na história. Talvez se
pudéssemos ver uma foto de Alexandre descobríssemos que ela era muito diferente do busto.
Possivelmente, as estátuas de Lisipo assemelhavam-se muito mais a um deus do que ao que o
conquistador da Ásia era na realidade. Mas podemos dizer sem constrangimento: um homem como
Alexandre, um espírito inquieto, imensamente talentoso, mas algo estragado pelo êxito, poderia
parecer-se com esse busto, com seu supercílio altivamente erguido e sua expressão vigorosa.
A fundação de um império por Alexandre foi um evento sumamente importante para a arte
grega, que de ser a preocupação de um punhado de pequenas cidades se converteu desse modo na
linguagem pictórica de quase metade do mundo. Referimo-nos sobretudo a essa arte do período
subseqüente não como arte grega, mas como arte helenística, por ser esse o nome usualmente dada
aos impérios fundados pelos sucessores de Alexandre em solo oriental. As opulentas capitais desses
impérios. Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e Pérgamo na Ásia Menor, fizeram aos artistas
exigências diferentes daquelas que estavam acostumados na Grécia. Mesmo na arquitetura, as formas
simples e robustas do estilo dórico e a graciosidade natural do estilo jônico não eram bastantes.
Preferiu-se uma nova forma de coluna, a qual tinha sido inventada em começos do século IV e
denominada em homenagem a rica cidade e empório mercantil de Corinto (fig. 66). No estilo coríntio,
foi adicionada folhagem às volutas espiraladas jônicas para decorar o capitel, e havia geralmente
ornamentos mais numerosos e mais ricos em todo o edifício. Esse modo luxuoso harmonizava-se com
as suntuosas construções que foram espalhadas em vasta escala pelas recém-fundadas cidades do
Oriente Próximo. Poucas dentre elas foram preservadas, mas o que resta de períodos subseqüentes
dá-nos uma impressão de grande magnificência e esplendor. Os estilos e invenções da arte grega foram
aplicados à escala dos reinos orientais e de acordo com as suas tradições.
      Disse eu que a arte grega, como um todo, estava destinada a sofrer uma profunda mudança no
período helenístico. Essa mudança pode ser notada em algumas das mais famosas esculturas dessa
era. Uma delas é um altar proveniente da cidade de Pérgamo, o qual foi erigido por volta de 170 a.C.
(fig. 67). O grupo representa a luta entre os deuses e os gigantes. E um trabalho suntuoso, mas
procura-se em vão a harmonia e o refinamento da anterior escultura grega. O artista visou,
obviamente, a obtenção de fortes efeitos dramáticos. A batalha desenrola-se com violência terrível. Os
desajeitados gigantes são esmagados pelos deuses triunfantes e olham para o alto num desespero
agônico. Tudo está cheio de movimento desordenado e vestes esvoaçantes. Para tornar o efeito ainda
mais impressionante, o relevo deixou de ser achatado contra o plano de fundo para se compor de
figuras quase




soltas, as quais, em sua luta, parecem transbordar para os degraus do altar, como se pouco lhes
importasse saberem a que pertenciam. A arte helenística adorava tais obras tumultuosas e veementes;
desejava ser impressionante... e impressionante ela era, por certo.
     Algumas das obras da escultura clássica que desfrutaram maior fama, em épocas ulteriores,
foram criadas durante o período helenístico. Quando o grupo de Laocoonte (fig. 68) foi descoberto em
1506, seu efeito trágico causou profundo impacto emocional nos artistas e amantes de arte. O grupo
representa a terrível cena que é também descrita na Eneida, de Virgílio: o sacerdote troiano
Laocoonte advertiu seus compatriotas para que não aceitassem o cavalo de madeira em que estavam
escondidos os soldados gregos. Os deuses que viram seus planos de destruição de Tróia contrariados
enviaram duas gigantescas serpentes-do-mar que apanharam o sacerdote e seus dois infelizes filhos
em seus anéis e os estrangularam. É uma das histórias de absurda crueldade perpetrada pelos deuses
olímpicos contra pobres mortais, e que são muito freqüentes nas mitologias grega e latina. Gostaríamos
de saber como a história impressionou o artista grego que concebeu esse impressionante grupo.
Quereria ele que sentíssemos o horror de uma cena em que se fez sofrer uma vítima inocente por ter
falado a verdade? Ou quereria, principalmente, exibir seu próprio poder de representar uma luta
aterradora e algo sensacional entre homem e besta? Ele tinha todas as razões para se orgulhar de
sua habilidade. A maneira como os músculos do tronco e dos braços transmitem a idéia de esforço e
sofrimento da luta desesperada, a expressão de dor no rosto do sacerdote, as contorções impotentes
dos dois rapazes e o modo que todo esse movimento e agitação foi imobilizado num grupo
permanente, têm excitado a admiração constante desde então. Mas não posso deixar de suspeitar,
por vezes, de que era uma arte cuja intenção
67. Os Deuses combatendo os Gigantes. Do aliar de Zeus em Pérgamo. Erigido cerca de 170 a.C- Berlim.
Pergamon- Museum
consistia em atrair um público que também se deleitava no horrível espetáculo das lutas de
gladiadores. Talvez seja errôneo recriminar o artista por isso. O fato é que provavelmente nessa
época, o período do Helenismo, a arte já perdera largamente suas amigas vinculações com a magia e
a religião. Os artistas passaram a interessar-se pelos problemas de seu ofício em termos de arte pela
arte, e o problema de como representar tão dramática luta com todo o seu movimento, sua expressão
e tensão, era justamente o tipo de tarefa que testaria a audácia e a tempera de um artista. Os acertos
ou erros do destino reservado a Laocoonte podem não ter ocorrido sequer ao espírito do escultor. Foi
nessa época, e nessa atmosfera, que as pessoas ricas começaram a colecionar obras de arte, mandando
copiar as mais famosas se não pudessem obter as originais, e pagando preços fabulosos pelas que
podiam adquirir. Os escritores começaram a interessar-se por arte e escreveram sobre as vidas de
artistas, colecionaram anedotas sobre suas excentricidades e compuseram




guias para turistas. Muitos dos mestres mais famosos entre os antigos eram pintores e não escultores,
e nada sabemos a respeito de suas obras, exceto o que encontramos naqueles excertos de livros
clássicos de arte que chegaram até nós. Também sabemos que esses pintores estavam mais
interessados nos problemas especiais de seu ofício do que em pôr sua arte a serviço de uma finalidade
religiosa. Ouvimos de mestres que se especializaram em temas inspirados na vida cotidiana, que
pintaram barbearias ou cenas de peças teatrais, mas todas essas pinturas estão perdidas para nós.
A única maneira pela qual podemos formar alguma idéia sobre o caráter da antiga pintura é
observando as pinturas murais e os mosaicos que foram descobertos em Pompéia e alhures.
Pompéia era uma cidade de campo habitada por famílias abastadas e foi soterrada pelas cinzas do
Vesúvio em 79 d.C. Quase todas as casas e villas nessa cidade tinham pinturas murais, colunas e
galerias pintadas, imitações de quadros emoldurados e de palcos teatrais. Nem todas essas pinturas,
evidentemente, eram obras-primas, embora surpreenda ver o grande número de boas obras que
havia numa cidade pequena e pouco importante. Dificilmente faríamos tão boa figura se uma de
nossas estâncias litorais de veraneio viesse a ser escavada pela posteridade. Os decoradores de
interiores de Pompéia e cidades vizinhas desenhavam livremente, é claro, apoiados no estoque de
invenções dos grandes artistas helênicos. Entre muita coisa que é trivial descobrimos por vezes uma
figura de requintada beleza e graciosidade, como a fig. 69, que representa uma das Horas
colhendo um botão de flor como se executasse uma dança. Ou surpreendemos detalhes como a
cabeça de um fauno (fig. 70), de outra pintura, os quais nos propiciam uma idéia do domínio e
liberdade que esses artistas haviam adquirido na manipulação da expressão.
      Quase todas as espécies de coisas suscetíveis de participar de uma pintura serão
encontradas nesses murais decorativos. Bonitas naturezas-mortas, por exemplo, como dois limões
num copo de água, e cenas com animais. Já existiam ali, inclusive, pinturas de paisagens. Talvez
tenha sido essa a maior inovação do período helenístico. A antiga arte oriental não tinha uso para as
paisagens, exceto como moldura para as suas cenas de vida humana ou de campanhas militares.
Quanto à arte grega, nas épocas de Fídias ou de Praxíteles, o homem continuou sendo o tema
principal de interesse do artista. No período helenístico, a época em que poetas como Teócrito
descobriram o encanto da vida simples entre pastores, os artistas também tentaram evocar os
prazeres da existência campestre para os sofisticados habitantes da cidade. Essas pinturas não são
vistas reais de determinadas casas de campo ou bonitas paisagens. São, antes, coleções de tudo o
que se compõe uma cena idílica, pastores e gado, ermidas rústicas, palacetes e montanhas
distantes (fig. 71). Tudo estava encantadoramente disposto nesses quadros, e todas as peças
componentes se apresentavam em seus melhores aspectos. Sentimos realmente estar olhando para
uma cena de profunda serenidade. Não obstante, mesmo essas obras são muito menos realistas do
que poderíamos pensar à primeira vista. Se começássemos a fazer perguntas embaraçosas, ou
tentássemos desenhar um mapa da localidade, não tardaríamos em descobrir que isso era
impossível de se fazer. Ignoramos que distância existirá entre o pequeno santuário e o palacete, e se a
ponte está perto ou longe do santuário. O fato é que os artistas do período helenístico desconheciam
o que chamamos as leis da perspectiva. A famosa avenida de choupos, que se afasta até um ponto
de fuga e que todos desenhamos na escola, não constituía então uma tarefa corrente. Os artistas
desenhavam as coisas distantes pequenas e as coisas perto ou importantes grandes, mas a lei da
diminuição regular de objetos à medida que ficavam mais distantes, o enquadramento fixo em que
podemos representar uma vista, não era adotada pela antigüidade clássica. Com efeito, mais de mil
anos transcorreriam antes que a lei passasse a ser aplicada. Assim, mesmo as obras mais recentes,
mais inovadoras e confiantes da arte antiga preservam ainda, pelo menos, um remanescente do
princípio que discutimos em nossa descrição da pintura egípcia. O conhecimento do contorno
característico de cada objeto ainda contava tanto quanto a impressão real recebida através dos
olhos. Reconhecemos há muito tempo que essa qualidade não é um defeito em obras de arte, a ser
lamentado e olhado com sobranceria, mas que é possível atingir a perfeição artística dentro de
qualquer estilo. Os gregos romperam os rígidos tabus do primitivo estilo oriental e enveredaram por
um rumo de descoberta a
71, Paisagem. Mural. Século I D. C. Roma, Villa Albani

fim de acrescentarem às imagens tradicionais do mundo um número cada vez maior de características
obtidas através da observação. Mas suas obras nunca se parecem com espelhos em que se refletem
todos os recantos, ainda os mais casuais ou insólitos, da natureza. Ostentam sempre o cunho do
intelecto que as criou.
A arte grega atinge seu auge de perfeição e beleza

Contenu connexe

Tendances

Pintura na grécia antiga
Pintura na grécia antigaPintura na grécia antiga
Pintura na grécia antigaMarisaPinto97
 
Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011
Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011
Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011CICI2011
 
Resumo final av2 historia da arte (2)
Resumo final av2   historia da arte (2)Resumo final av2   historia da arte (2)
Resumo final av2 historia da arte (2)Tania Maria Araujo
 
A arte na Grécia Antiga
A arte na Grécia AntigaA arte na Grécia Antiga
A arte na Grécia AntigaAna Paula Silva
 
Arte grega escultura
Arte grega   esculturaArte grega   escultura
Arte grega esculturaFilllipe
 
Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.
Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.
Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.Hca Faro
 
Módulo 1 escultura grega regular
Módulo 1   escultura grega regularMódulo 1   escultura grega regular
Módulo 1 escultura grega regularCarla Freitas
 
Cultura da Ágora - Escultura grega
Cultura da Ágora - Escultura gregaCultura da Ágora - Escultura grega
Cultura da Ágora - Escultura gregaCarlos Vieira
 
A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...
A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...
A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...Luís Magarinhos
 
A Escultura E A CerâMica Na GréCia
A Escultura E A CerâMica Na GréCiaA Escultura E A CerâMica Na GréCia
A Escultura E A CerâMica Na GréCiaSílvia Mendonça
 
A cerâmica grega tatiana _daiela
A cerâmica grega tatiana _daielaA cerâmica grega tatiana _daiela
A cerâmica grega tatiana _daielaMariajosesantos57
 
Trabalho arte egípcia
Trabalho arte egípciaTrabalho arte egípcia
Trabalho arte egípciaJosé Emílio
 
Cerâmica Grega
Cerâmica GregaCerâmica Grega
Cerâmica Gregaartes10n
 
Escultura Romana CáTia Pereira
Escultura Romana   CáTia PereiraEscultura Romana   CáTia Pereira
Escultura Romana CáTia PereiraAlexandra Vidal
 

Tendances (20)

Gréciapdf
GréciapdfGréciapdf
Gréciapdf
 
Pintura na grécia antiga
Pintura na grécia antigaPintura na grécia antiga
Pintura na grécia antiga
 
Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011
Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011
Frederico Carstens - Pensamento Filosófico na Arquitetura_ CICI2011
 
Resumo final av2 historia da arte (2)
Resumo final av2   historia da arte (2)Resumo final av2   historia da arte (2)
Resumo final av2 historia da arte (2)
 
A arte na Grécia Antiga
A arte na Grécia AntigaA arte na Grécia Antiga
A arte na Grécia Antiga
 
Arte grega escultura
Arte grega   esculturaArte grega   escultura
Arte grega escultura
 
Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.
Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.
Caso prático 3 - O vaso Pronomos, 410-400 a.C.
 
Arte grega
Arte gregaArte grega
Arte grega
 
Arte grega: história da pintura.
Arte grega: história da pintura.Arte grega: história da pintura.
Arte grega: história da pintura.
 
Módulo 1 escultura grega regular
Módulo 1   escultura grega regularMódulo 1   escultura grega regular
Módulo 1 escultura grega regular
 
Cultura da Ágora - Escultura grega
Cultura da Ágora - Escultura gregaCultura da Ágora - Escultura grega
Cultura da Ágora - Escultura grega
 
A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...
A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...
A imagem do labirinto na caetra das estátuas de guerreiros galaicose as suas ...
 
A Escultura E A CerâMica Na GréCia
A Escultura E A CerâMica Na GréCiaA Escultura E A CerâMica Na GréCia
A Escultura E A CerâMica Na GréCia
 
Renascimento 2017
Renascimento 2017Renascimento 2017
Renascimento 2017
 
Trabalho
 Trabalho Trabalho
Trabalho
 
A cerâmica grega tatiana _daiela
A cerâmica grega tatiana _daielaA cerâmica grega tatiana _daiela
A cerâmica grega tatiana _daiela
 
Trabalho arte egípcia
Trabalho arte egípciaTrabalho arte egípcia
Trabalho arte egípcia
 
Arte grega
Arte gregaArte grega
Arte grega
 
Cerâmica Grega
Cerâmica GregaCerâmica Grega
Cerâmica Grega
 
Escultura Romana CáTia Pereira
Escultura Romana   CáTia PereiraEscultura Romana   CáTia Pereira
Escultura Romana CáTia Pereira
 

En vedette

Las tic´s en la sociedad
Las tic´s en la sociedadLas tic´s en la sociedad
Las tic´s en la sociedadfelipillopachon
 
Protagonistas segunda guerra mundial
Protagonistas segunda guerra mundialProtagonistas segunda guerra mundial
Protagonistas segunda guerra mundialJuan Agudelo
 
Fuerzas especiales de tecnolodgia
Fuerzas especiales   de tecnolodgiaFuerzas especiales   de tecnolodgia
Fuerzas especiales de tecnolodgiayunielalexander
 
Las areas como_mediaciones_necesarias (3)
Las areas como_mediaciones_necesarias (3)Las areas como_mediaciones_necesarias (3)
Las areas como_mediaciones_necesarias (3)genesisk11
 
Turismo en san martin
Turismo en san martinTurismo en san martin
Turismo en san martinjhoaro
 
PLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
PLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTOPLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
PLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTOAdriana Cardona Ramos
 
Unidad v seguros de vehículos
Unidad v seguros de vehículosUnidad v seguros de vehículos
Unidad v seguros de vehículosIsabel A.
 

En vedette (9)

Las tic´s en la sociedad
Las tic´s en la sociedadLas tic´s en la sociedad
Las tic´s en la sociedad
 
Protagonistas segunda guerra mundial
Protagonistas segunda guerra mundialProtagonistas segunda guerra mundial
Protagonistas segunda guerra mundial
 
Fuerzas especiales de tecnolodgia
Fuerzas especiales   de tecnolodgiaFuerzas especiales   de tecnolodgia
Fuerzas especiales de tecnolodgia
 
Youtube
YoutubeYoutube
Youtube
 
Las areas como_mediaciones_necesarias (3)
Las areas como_mediaciones_necesarias (3)Las areas como_mediaciones_necesarias (3)
Las areas como_mediaciones_necesarias (3)
 
Power paint rampa
Power paint rampaPower paint rampa
Power paint rampa
 
Turismo en san martin
Turismo en san martinTurismo en san martin
Turismo en san martin
 
PLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
PLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTOPLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
PLATAFORMA ACTUAL DE TECNOLÓGIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
 
Unidad v seguros de vehículos
Unidad v seguros de vehículosUnidad v seguros de vehículos
Unidad v seguros de vehículos
 

Similaire à A arte grega atinge seu auge de perfeição e beleza

Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!
Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!
Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!rafa6
 
6o. ano texto -Arte na Grécia- 2-
6o. ano  texto -Arte na Grécia- 2-6o. ano  texto -Arte na Grécia- 2-
6o. ano texto -Arte na Grécia- 2-ArtesElisa
 
A6_HARTEIII_arte grega
A6_HARTEIII_arte gregaA6_HARTEIII_arte grega
A6_HARTEIII_arte gregaCamila
 
Escola secundária de malhampsene arte greco romana
Escola secundária de malhampsene arte greco romanaEscola secundária de malhampsene arte greco romana
Escola secundária de malhampsene arte greco romanaVicentana
 
A arte no egito
A arte no egitoA arte no egito
A arte no egitoCEF16
 
História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...
História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...
História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...Anita Rink
 
Representação do corpo humano na arte 9º ano.pptx
Representação do corpo humano na arte 9º ano.pptxRepresentação do corpo humano na arte 9º ano.pptx
Representação do corpo humano na arte 9º ano.pptxarteinovacaokids
 
Arte grega
Arte gregaArte grega
Arte gregagabi1307
 
Apostila de Arte - EJA.pdf
Apostila de Arte - EJA.pdfApostila de Arte - EJA.pdf
Apostila de Arte - EJA.pdfGustavoPaz34
 
Apostila 2°bimestre do 1°ano
Apostila 2°bimestre do 1°anoApostila 2°bimestre do 1°ano
Apostila 2°bimestre do 1°anoprofalced04
 

Similaire à A arte grega atinge seu auge de perfeição e beleza (20)

Arte Grega
Arte GregaArte Grega
Arte Grega
 
Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!
Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!
Escultura Grega Rafael E PortesãO Eh Nozes!
 
6o. ano texto -Arte na Grécia- 2-
6o. ano  texto -Arte na Grécia- 2-6o. ano  texto -Arte na Grécia- 2-
6o. ano texto -Arte na Grécia- 2-
 
A6 H Arte I
A6 H Arte IA6 H Arte I
A6 H Arte I
 
A6_HARTEIII_arte grega
A6_HARTEIII_arte gregaA6_HARTEIII_arte grega
A6_HARTEIII_arte grega
 
Arte grega
Arte gregaArte grega
Arte grega
 
Linha-Do-Tempo ARTE
Linha-Do-Tempo ARTELinha-Do-Tempo ARTE
Linha-Do-Tempo ARTE
 
Escola secundária de malhampsene arte greco romana
Escola secundária de malhampsene arte greco romanaEscola secundária de malhampsene arte greco romana
Escola secundária de malhampsene arte greco romana
 
Arte grega 1 em 2015 - Claretiano
Arte grega 1 em 2015 - ClaretianoArte grega 1 em 2015 - Claretiano
Arte grega 1 em 2015 - Claretiano
 
A arte no egito
A arte no egitoA arte no egito
A arte no egito
 
A arte no egito
A arte no egitoA arte no egito
A arte no egito
 
Renascimento 2018
Renascimento 2018Renascimento 2018
Renascimento 2018
 
A Arte na Grécia
A Arte na GréciaA Arte na Grécia
A Arte na Grécia
 
História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...
História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...
História da Arte (PaleoLítico, Mesolítico, Neolítico, Arte Egípsia, Arte Greg...
 
A arte no egito
A arte no egitoA arte no egito
A arte no egito
 
Representação do corpo humano na arte 9º ano.pptx
Representação do corpo humano na arte 9º ano.pptxRepresentação do corpo humano na arte 9º ano.pptx
Representação do corpo humano na arte 9º ano.pptx
 
Arte grega
Arte gregaArte grega
Arte grega
 
Apostila de Arte - EJA.pdf
Apostila de Arte - EJA.pdfApostila de Arte - EJA.pdf
Apostila de Arte - EJA.pdf
 
Apostila de-arte-eja
Apostila de-arte-ejaApostila de-arte-eja
Apostila de-arte-eja
 
Apostila 2°bimestre do 1°ano
Apostila 2°bimestre do 1°anoApostila 2°bimestre do 1°ano
Apostila 2°bimestre do 1°ano
 

Plus de paulo_batista

08 barroco e-rococo_2011.ppt
08 barroco e-rococo_2011.ppt08 barroco e-rococo_2011.ppt
08 barroco e-rococo_2011.pptpaulo_batista
 
11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt
11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt
11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].pptpaulo_batista
 
09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt
09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt
09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.pptpaulo_batista
 
Rvs -aula_4_-_luz_e_optica
Rvs  -aula_4_-_luz_e_opticaRvs  -aula_4_-_luz_e_optica
Rvs -aula_4_-_luz_e_opticapaulo_batista
 
Aula01 conceito design
Aula01 conceito designAula01 conceito design
Aula01 conceito designpaulo_batista
 
Capitulo 11 325 to 338
Capitulo 11   325 to 338Capitulo 11   325 to 338
Capitulo 11 325 to 338paulo_batista
 
Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04paulo_batista
 
Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04paulo_batista
 
Historiada artecapitulo2
Historiada artecapitulo2Historiada artecapitulo2
Historiada artecapitulo2paulo_batista
 
Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1paulo_batista
 
Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1paulo_batista
 
Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1paulo_batista
 

Plus de paulo_batista (20)

08 barroco e-rococo_2011.ppt
08 barroco e-rococo_2011.ppt08 barroco e-rococo_2011.ppt
08 barroco e-rococo_2011.ppt
 
vanguarda
vanguardavanguarda
vanguarda
 
12.1 dada-suuu.ppt
12.1  dada-suuu.ppt12.1  dada-suuu.ppt
12.1 dada-suuu.ppt
 
11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt
11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt
11 vanguarda xx-[salvo_automaticamente].ppt
 
09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt
09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt
09 neo, romantisco-,_realismo_e_simbolismo_2011.ppt
 
12.1 dada-suuu.ppt
12.1  dada-suuu.ppt12.1  dada-suuu.ppt
12.1 dada-suuu.ppt
 
Psi apostila2
Psi apostila2Psi apostila2
Psi apostila2
 
História do cinema
História do cinemaHistória do cinema
História do cinema
 
Rvs -aula_4_-_luz_e_optica
Rvs  -aula_4_-_luz_e_opticaRvs  -aula_4_-_luz_e_optica
Rvs -aula_4_-_luz_e_optica
 
Aula01 conceito design
Aula01 conceito designAula01 conceito design
Aula01 conceito design
 
Rvs aula-01
Rvs  aula-01Rvs  aula-01
Rvs aula-01
 
Capitulo 11 325 to 338
Capitulo 11   325 to 338Capitulo 11   325 to 338
Capitulo 11 325 to 338
 
Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04
 
Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04Históri ada fotografia aula 04
Históri ada fotografia aula 04
 
Rvs -aula_03
Rvs  -aula_03Rvs  -aula_03
Rvs -aula_03
 
Rvs -aula_02
Rvs  -aula_02Rvs  -aula_02
Rvs -aula_02
 
Historiada artecapitulo2
Historiada artecapitulo2Historiada artecapitulo2
Historiada artecapitulo2
 
Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1
 
Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1
 
Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1Historiada artecapitulo1
Historiada artecapitulo1
 

A arte grega atinge seu auge de perfeição e beleza

  • 1. O GRANDE DESPERTAR da arte para a liberdade ocorrera nos cem anos entre 520 e 420 a.C. aproximadamente. Em fins do século V, os artistas tinham-se tornado plenamente cônscios de seu poder e mestria, e o mesmo acontecia com o público. Embora os artistas ainda fossem olhados como artífices e. talvez, desprezados pelos esnobes, um número crescente de pessoas começou a se interessar pelo trabalho deles como obras de arte e não apenas por suas funções religiosas ou políticas. As pessoas comparavam os méritos das várias "escolas" de arte; quer dizer, dos vários métodos, estilos e tradições que distinguiam os mestres em diferentes cidades. Não há dúvida de que a comparação e a competição entre essas escolas estimularam o artista para esforços ainda maiores, e ajudaram a criar aquela variedade que admiramos na arte grega. Em arquitetura, vários estilos começaram a ser usados lado a lado. O Partenon fora construído no estilo dórico (fig. 45), mas, nos edifícios subseqüentes da Acrópole, foram introduzidas as formas do chamado estilo jônico. O principio desses templos é o mesmo dos dóricos, mas, em seu todo, a aparência e o caráter são diferentes. O edifício que o mostra com o máximo de perfeição é o templo chamado Erecteion (fig. 59). As colunas do templo jônico são muito menos robustas e fortes. São como hastes mais esguias e o capitel ou remate da coluna deixou de ser uma simples almofada sem ornatos para se tornar ricamente decorada com volutas laterais, as quais parecem também expressar a função da parte que suporta a viga transversal em que o telhado assenta. A impressão global desses edifícios, com seus detalhes finalmente lavrados, é de infinita graciosidade e leveza. O mesmo caráter de graciosidade e leveza marca também a escultura e pintura desse período, que começa com a geração seguinte à de Fídias. Atenas, durante este período, esteve envolvida numa cruenta guerra com Esparta, a qual pôs fim à sua prosperidade — e à da Grécia. Em 408 a.C durante um breve interregno de paz, foi erigido na Acrópole um pequeno templo consagrado a deusa da
  • 2. vitória, e suas esculturas e ornamentos mostram a mudança de gosto, na direção da delicadeza e do refinamento, que também se reflete no estilo jônico. As figuras foram deplorável mente mutiladas, mas eu gostaria, não obstante, de ilustrar uma delas (fig. 60), a fim de mostrar como ainda é bela essa figura destroçada, mesmo sem cabeça nem mãos. E a figura de uma jovem, uma das deusas da vitória, inclinando-se para atar uma sandália que se lhe desprendeu enquanto caminhava. Com que supremo encanto essa parada súbita é retratada, e com que suavidade e opulência a túnica diáfana cai sobre o belo corpo! Podemos ver nessas obras que o artista poderá fazer tudo o que quiser. Já não tinha qualquer dificuldade em representar o movimento, a perspectiva ou o escorço. Sua própria desenvoltura e virtuosismo talvez o tornassem um pouco presunçoso, consciente de sua própria mestria. O artista do friso do Partenon (fig. 54, p. 60) não parecia pensar excessivamente acerca de sua arte ou do que estava fazendo. Sabia que a sua tarefa era representar um desfile e esforçou-se por representá-lo tão claramente quanto pudesse. Dificilmente estaria cônscio do falo de que era um grande mestre, sobre quem velhos e jovens, indistintamente, ainda estariam falando milhares de anos depois. O friso do templo da Vitória mostra-nos, talvez, o início de uma mudança de atitude. Esse artista estava orgulhoso de seu imenso poder, do que era perfeitamente justo que estivesse. E assim, gradualmente, durante o século IV, o enfoque da arte sofreu uma mudança. As estátuas de deuses de Fídias tinham ficado famosas em toda a Grécia como representações dos deuses. As estátuas dos grandes templos do século IV granjearam sua reputação mais em virtude de sua beleza como obras de arte. Os gregos educados discutiam agora pinturas e estátuas como discutiam poemas e teatro; elogiavam sua beleza ou criticavam sua forma e concepção. O maior artista desse século, Praxiteles, era, sobretudo célebre pelo encanto de sua obra, a doçura e caráter insinuante de suas criações. Sua mais renomada obra, cujo louvor foi cantado em muitos poemas, representava a deusa do Amor, a jovem Afrodite, entrando no banho. Pensa-se que uma
  • 3. obra descoberta em Olímpia no século XIX é um original saído de suas mãos (figs. 61-2). Mas não podemos estar certos disso. Pode ser apenas uma cópia fiel em mármore, baseada numa estátua de bronze. Representa o deus Hermes segurando o jovem Dioniso nos braços e brincando com ele. Se olharmos de novo a fig. 47 (p. 49), veremos que enorme distância a arte grega percorreu em duzentos anos. Na obra de Praxíteles, todos os vestígios de rigidez desapareceram. O deus apresenta-se-nos numa postura solta e descontraída que não prejudica a sua dignidade. Mas, se meditarmos um pouco acerca do modo como Praxíteles obteve esse efeito, começaremos a dar-nos conta de que nem então fora esquecida a lição da arte antiga. Praxíteles
  • 4. também se preocupa em mostrar-nos as articulações mais importantes do corpo, para nos fazer entender seu funcionamento o mais claramente possível. Mas pode agora fazer tudo isso sem manter sua estátua rígida e inanimada. Pode mostrar os músculos e ossos que se distendem e se movem sob a pele macia, e dar a impressão de um corpo pleno de vitalidade, em toda a sua graça e beleza. Entretanto, é necessário entender que Praxíteles e os outros artistas gregos atingiram essa beleza através do conhecimento. Não existe corpo humano que seja tão simétrico, bem formado e belo quanto os das estátuas gregas. As pessoas pensam freqüentemente que o método empregado pelos artistas consistia em observarem muitos corpos e deixarem de fora qualquer característica de que não gostavam; que começavam por copiar meticulosamente a aparência de um homem real e depois o embelezavam, omitindo quaisquer irregularidades ou traços que não se harmonizassem com a idéia de um corpo perfeito. Dizem que os artistas gregos "idealizaram" a natureza, e pensam nisso em termos de um fotógrafo que retoca um retrato eliminando pequenos defeitos. Mas uma fotografia retocada e uma estátua idealizada carecem usualmente de caráter e vigor. Tanta coisa fica de fora e é eliminada que pouco resta a não ser um pálido e insípido espectro do modelo. Na verdade, o enfoque grego era exatamente o oposto. Durante todos esses séculos, os artistas que vimos discutindo estavam empenhados em insuflar cada vez mais vida nos corpulentos e sanhudos modelos antigos. No tempo de Praxíteles, esse método produziu seus frutos mais sazonados. Os velhos tipos começaram a se mover e a respirar sob as mãos do hábil escultor, e erguem-se diante de nós como verdadeiros seres humanos; mas, ao mesmo tempo, como seres de um mundo diferente e melhor. São, de fato, seres de um mundo diferente, não porque os gregos fossem mais sadios ou mais belos do que
  • 5.
  • 6. 63. (esquerda) Apoio do Belveder.Cópia romana em mármore (as mãos são modernas), segundo uma est átua grega datando provavelmente de 350 a.C. Vaticano. Museu 64. (direita) A Vênus de Milo. Estátua grega do s culo I a.C. Provavelmenteimitação de uma obra do s é éculo IV. Paris. Louvre outros homens — não existe razão alguma para pensar que fossem — mas porque a arte, nesse momento, atingira um ponto em que o típico e o individual eram colocados em um novo e delicado equilíbrio. Muitas das mais famosas obras da arte clássica que foram admiradas em épocas mais recentes como representativas dos mais perfeitos tipos de seres humanos são cópias ou variantes de estátuas criadas nesse período, meados do século IV a.C. O Apoio do Belveder (fig. 63) mostra o modelo ideal do corpo de um homem. Quando o temos diante dos olhos, em sua impressionante pose, segurando o arco no braço estendido e a cabeça de lado, como se estivesse seguindo com a vista a trajetória da flecha, não temos dificuldade em reconhecer o tênue eco do antigo esquema em que a cada parte do corpo era dado o seu plano visual mais característico. Entre as famosas estátuas clássicas de Vênus, a Vênus de Milo (assim chamada por ter sido encontrada na ilha de Meios) talvez seja a mais conhecida (fig. 64). Pertenceu provavelmente a um grupo de Vênus e Cupido que foi realizado num período algo mais recente, mas que usou as inovações e os métodos de Praxíteles. Também foi idealizada para ser vista de lado (Vênus estendia os braços para Cupido) e podemos uma vez mais admirar a clareza e simplicidade com que o artista modelou o belo corpo, o modo como marcou suas principais divisões, sem jamais se tornar desarmonioso ou vago. É claro, esse método de criar beleza através da realização de uma figura geral e esquemática que se vai tornando cada vez mais real até a superfície do mármore parecer animada de vida e respirar tem um inconveniente. Era possível criar tipos humanos convincentes por esse meio — mas tal método levaria alguma vez à representação de seres humanos individuais e reais? Por estranho que tal nos pareça, a idéia de um retrato, na acepção em que usamos hoje a palavra, só viria a ocorrer aos gregos já em fins do século IV. É certo haver noticia de retratos feitos em épocas anteriores (fig. 52, p. 57), mas essas estátuas não eram provavelmente representações muito fiéis. O retrato de um general pouco mais era do que a imagem de qualquer soldado de boa aparência, com um elmo e um bastão. O artista nunca reproduzia o formato do nariz, as rugas da testa ou a expressão individual
  • 7. do retratado. É um fato estranho, que ainda não examinamos, terem os artistas gregos, nas obras que vimos, evitado dar às cabeças uma expressão particular. Isso é realmente mais surpreendente do que parece à primeira vista, pois é quase impossível rabiscarmos qualquer rosto simples numa folha de rascunhos sem lhe incutir alguma expressão marcada (usualmente uma expressão divertida). As cabeças de estátuas ou pinturas gregas do século V é claro, não são inexpressivas no sentido de parecerem opacas ou vazias, mas suas feições nunca parecem expressar qualquer emoção forte. Era o corpo e seus movimentos que esses mestres usavam para expressar o que Sócrates chamou "a atividade da alma" (fig. 56, pp. 61-2), porquanto pressentiam que o jogo fisionômico iria distorcer e destruir a simples regularidade da cabeça. Na geração que se seguiu a Praxíteles, em fins do século IV, essa limitação foi gradualmente desfeita e os artistas descobriram meios de animar as feições sem lhes destruir a beleza. Mais do que isso; aprenderam como captar a atividade da alma de um indivíduo, o caráter particular de uma fisionomia, e começaram a fazer retratos em nossa acepção da palavra. Foi na época de Alexandre que as pessoas começaram a discutir essa nova arte do retrato. Um autor desse período, caricaturando os hábitos irritantes de aduladores e subservientes, menciona que eles sempre explodem em sonoros elogios à impressionante parecença dos retratos de seus patronos e benfeitores. O próprio Alexandre preferia ser retratado por seu escultor palaciano, Lisipo, o mais célebre artista da época, cuja fidelidade ao natural espantava os seus contemporâneos. Pensa-se que o seu retrato de Alexandre está refletido numa cópia livre (fig. 65), a qual nos mostra até que ponto a arte tinha mudado desde o tempo do auriga délfico, ou mesmo desde o tempo de Praxíteles, que era apenas uma geração mais velho do que Lisipo. É claro, o problema com todos os retratos antigos é que não podemos realmente nos pronunciar sobre a sua parecença — muito menos, de fato, do que o adulador na história. Talvez se pudéssemos ver uma foto de Alexandre descobríssemos que ela era muito diferente do busto. Possivelmente, as estátuas de Lisipo assemelhavam-se muito mais a um deus do que ao que o conquistador da Ásia era na realidade. Mas podemos dizer sem constrangimento: um homem como Alexandre, um espírito inquieto, imensamente talentoso, mas algo estragado pelo êxito, poderia parecer-se com esse busto, com seu supercílio altivamente erguido e sua expressão vigorosa.
  • 8. A fundação de um império por Alexandre foi um evento sumamente importante para a arte grega, que de ser a preocupação de um punhado de pequenas cidades se converteu desse modo na linguagem pictórica de quase metade do mundo. Referimo-nos sobretudo a essa arte do período subseqüente não como arte grega, mas como arte helenística, por ser esse o nome usualmente dada aos impérios fundados pelos sucessores de Alexandre em solo oriental. As opulentas capitais desses impérios. Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e Pérgamo na Ásia Menor, fizeram aos artistas exigências diferentes daquelas que estavam acostumados na Grécia. Mesmo na arquitetura, as formas simples e robustas do estilo dórico e a graciosidade natural do estilo jônico não eram bastantes. Preferiu-se uma nova forma de coluna, a qual tinha sido inventada em começos do século IV e denominada em homenagem a rica cidade e empório mercantil de Corinto (fig. 66). No estilo coríntio, foi adicionada folhagem às volutas espiraladas jônicas para decorar o capitel, e havia geralmente ornamentos mais numerosos e mais ricos em todo o edifício. Esse modo luxuoso harmonizava-se com as suntuosas construções que foram espalhadas em vasta escala pelas recém-fundadas cidades do Oriente Próximo. Poucas dentre elas foram preservadas, mas o que resta de períodos subseqüentes dá-nos uma impressão de grande magnificência e esplendor. Os estilos e invenções da arte grega foram aplicados à escala dos reinos orientais e de acordo com as suas tradições. Disse eu que a arte grega, como um todo, estava destinada a sofrer uma profunda mudança no período helenístico. Essa mudança pode ser notada em algumas das mais famosas esculturas dessa era. Uma delas é um altar proveniente da cidade de Pérgamo, o qual foi erigido por volta de 170 a.C. (fig. 67). O grupo representa a luta entre os deuses e os gigantes. E um trabalho suntuoso, mas procura-se em vão a harmonia e o refinamento da anterior escultura grega. O artista visou, obviamente, a obtenção de fortes efeitos dramáticos. A batalha desenrola-se com violência terrível. Os desajeitados gigantes são esmagados pelos deuses triunfantes e olham para o alto num desespero agônico. Tudo está cheio de movimento desordenado e vestes esvoaçantes. Para tornar o efeito ainda
  • 9. mais impressionante, o relevo deixou de ser achatado contra o plano de fundo para se compor de figuras quase soltas, as quais, em sua luta, parecem transbordar para os degraus do altar, como se pouco lhes importasse saberem a que pertenciam. A arte helenística adorava tais obras tumultuosas e veementes; desejava ser impressionante... e impressionante ela era, por certo. Algumas das obras da escultura clássica que desfrutaram maior fama, em épocas ulteriores, foram criadas durante o período helenístico. Quando o grupo de Laocoonte (fig. 68) foi descoberto em 1506, seu efeito trágico causou profundo impacto emocional nos artistas e amantes de arte. O grupo representa a terrível cena que é também descrita na Eneida, de Virgílio: o sacerdote troiano Laocoonte advertiu seus compatriotas para que não aceitassem o cavalo de madeira em que estavam escondidos os soldados gregos. Os deuses que viram seus planos de destruição de Tróia contrariados enviaram duas gigantescas serpentes-do-mar que apanharam o sacerdote e seus dois infelizes filhos em seus anéis e os estrangularam. É uma das histórias de absurda crueldade perpetrada pelos deuses olímpicos contra pobres mortais, e que são muito freqüentes nas mitologias grega e latina. Gostaríamos de saber como a história impressionou o artista grego que concebeu esse impressionante grupo. Quereria ele que sentíssemos o horror de uma cena em que se fez sofrer uma vítima inocente por ter falado a verdade? Ou quereria, principalmente, exibir seu próprio poder de representar uma luta aterradora e algo sensacional entre homem e besta? Ele tinha todas as razões para se orgulhar de sua habilidade. A maneira como os músculos do tronco e dos braços transmitem a idéia de esforço e sofrimento da luta desesperada, a expressão de dor no rosto do sacerdote, as contorções impotentes dos dois rapazes e o modo que todo esse movimento e agitação foi imobilizado num grupo permanente, têm excitado a admiração constante desde então. Mas não posso deixar de suspeitar, por vezes, de que era uma arte cuja intenção
  • 10. 67. Os Deuses combatendo os Gigantes. Do aliar de Zeus em Pérgamo. Erigido cerca de 170 a.C- Berlim. Pergamon- Museum
  • 11. consistia em atrair um público que também se deleitava no horrível espetáculo das lutas de gladiadores. Talvez seja errôneo recriminar o artista por isso. O fato é que provavelmente nessa época, o período do Helenismo, a arte já perdera largamente suas amigas vinculações com a magia e a religião. Os artistas passaram a interessar-se pelos problemas de seu ofício em termos de arte pela arte, e o problema de como representar tão dramática luta com todo o seu movimento, sua expressão e tensão, era justamente o tipo de tarefa que testaria a audácia e a tempera de um artista. Os acertos ou erros do destino reservado a Laocoonte podem não ter ocorrido sequer ao espírito do escultor. Foi nessa época, e nessa atmosfera, que as pessoas ricas começaram a colecionar obras de arte, mandando copiar as mais famosas se não pudessem obter as originais, e pagando preços fabulosos pelas que podiam adquirir. Os escritores começaram a interessar-se por arte e escreveram sobre as vidas de artistas, colecionaram anedotas sobre suas excentricidades e compuseram guias para turistas. Muitos dos mestres mais famosos entre os antigos eram pintores e não escultores, e nada sabemos a respeito de suas obras, exceto o que encontramos naqueles excertos de livros clássicos de arte que chegaram até nós. Também sabemos que esses pintores estavam mais
  • 12. interessados nos problemas especiais de seu ofício do que em pôr sua arte a serviço de uma finalidade religiosa. Ouvimos de mestres que se especializaram em temas inspirados na vida cotidiana, que pintaram barbearias ou cenas de peças teatrais, mas todas essas pinturas estão perdidas para nós. A única maneira pela qual podemos formar alguma idéia sobre o caráter da antiga pintura é observando as pinturas murais e os mosaicos que foram descobertos em Pompéia e alhures. Pompéia era uma cidade de campo habitada por famílias abastadas e foi soterrada pelas cinzas do Vesúvio em 79 d.C. Quase todas as casas e villas nessa cidade tinham pinturas murais, colunas e galerias pintadas, imitações de quadros emoldurados e de palcos teatrais. Nem todas essas pinturas, evidentemente, eram obras-primas, embora surpreenda ver o grande número de boas obras que havia numa cidade pequena e pouco importante. Dificilmente faríamos tão boa figura se uma de nossas estâncias litorais de veraneio viesse a ser escavada pela posteridade. Os decoradores de interiores de Pompéia e cidades vizinhas desenhavam livremente, é claro, apoiados no estoque de invenções dos grandes artistas helênicos. Entre muita coisa que é trivial descobrimos por vezes uma figura de requintada beleza e graciosidade, como a fig. 69, que representa uma das Horas colhendo um botão de flor como se executasse uma dança. Ou surpreendemos detalhes como a cabeça de um fauno (fig. 70), de outra pintura, os quais nos propiciam uma idéia do domínio e liberdade que esses artistas haviam adquirido na manipulação da expressão. Quase todas as espécies de coisas suscetíveis de participar de uma pintura serão encontradas nesses murais decorativos. Bonitas naturezas-mortas, por exemplo, como dois limões num copo de água, e cenas com animais. Já existiam ali, inclusive, pinturas de paisagens. Talvez tenha sido essa a maior inovação do período helenístico. A antiga arte oriental não tinha uso para as paisagens, exceto como moldura para as suas cenas de vida humana ou de campanhas militares. Quanto à arte grega, nas épocas de Fídias ou de Praxíteles, o homem continuou sendo o tema principal de interesse do artista. No período helenístico, a época em que poetas como Teócrito descobriram o encanto da vida simples entre pastores, os artistas também tentaram evocar os prazeres da existência campestre para os sofisticados habitantes da cidade. Essas pinturas não são vistas reais de determinadas casas de campo ou bonitas paisagens. São, antes, coleções de tudo o que se compõe uma cena idílica, pastores e gado, ermidas rústicas, palacetes e montanhas distantes (fig. 71). Tudo estava encantadoramente disposto nesses quadros, e todas as peças componentes se apresentavam em seus melhores aspectos. Sentimos realmente estar olhando para uma cena de profunda serenidade. Não obstante, mesmo essas obras são muito menos realistas do que poderíamos pensar à primeira vista. Se começássemos a fazer perguntas embaraçosas, ou tentássemos desenhar um mapa da localidade, não tardaríamos em descobrir que isso era impossível de se fazer. Ignoramos que distância existirá entre o pequeno santuário e o palacete, e se a ponte está perto ou longe do santuário. O fato é que os artistas do período helenístico desconheciam o que chamamos as leis da perspectiva. A famosa avenida de choupos, que se afasta até um ponto de fuga e que todos desenhamos na escola, não constituía então uma tarefa corrente. Os artistas desenhavam as coisas distantes pequenas e as coisas perto ou importantes grandes, mas a lei da diminuição regular de objetos à medida que ficavam mais distantes, o enquadramento fixo em que podemos representar uma vista, não era adotada pela antigüidade clássica. Com efeito, mais de mil anos transcorreriam antes que a lei passasse a ser aplicada. Assim, mesmo as obras mais recentes, mais inovadoras e confiantes da arte antiga preservam ainda, pelo menos, um remanescente do princípio que discutimos em nossa descrição da pintura egípcia. O conhecimento do contorno característico de cada objeto ainda contava tanto quanto a impressão real recebida através dos olhos. Reconhecemos há muito tempo que essa qualidade não é um defeito em obras de arte, a ser lamentado e olhado com sobranceria, mas que é possível atingir a perfeição artística dentro de qualquer estilo. Os gregos romperam os rígidos tabus do primitivo estilo oriental e enveredaram por um rumo de descoberta a
  • 13. 71, Paisagem. Mural. Século I D. C. Roma, Villa Albani fim de acrescentarem às imagens tradicionais do mundo um número cada vez maior de características obtidas através da observação. Mas suas obras nunca se parecem com espelhos em que se refletem todos os recantos, ainda os mais casuais ou insólitos, da natureza. Ostentam sempre o cunho do intelecto que as criou.